
- •Глава IV
- •1. Скульптура как вид изобразительного искусства
- •2. Скульптурные материалы и техники
- •3. Круглая скульптура и рельеф
- •4. Разновидности скульптуры
- •5. Жанры скульптуры
- •6. Выразительные средства скульптуры
- •7. Вместо заключения
- •Глава V
- •1. Графика как вид изобразительного искусства
- •2. Особенности восприятия произведения уникальной графики
- •3. Место уникальной графики в изобразительном искусстве
- •4. Материалы и выразительные средства уникальной графики
- •5. Художественные техники, обладающие признаками графики и живописи
- •Глава VI
- •1. О рациональном анализе и эмоциональном восприятии
- •2. Книжная графика
- •3. Эстамп
- •4. Плакат
- •Глава VII
- •1. Общие сведения об архитектуре. Основные понятия и термины
- •2. Польза. Функция. Виды архитектуры и типы зданий
- •3. Прочность. Строительные материалы и конструкции. Тектоника. Ордерная система
- •4. Красота. Архитектурный образ. Образно-композиционные средства. Стиль в архитектуре
- •5. Анализ архитектурной композиции
- •I курс
- •Глава VIII
- •1. История. Понятия. Термины
- •2. Образ
- •3. Форма и функции
- •4. Материал и технология
- •5. Конструкция и тектоника
- •6. Декор. Цвет. Орнамент
- •7. Стиль. Мода. Вкус
- •8. Принципы анализа и критерии оценки
- •Глава IX
- •Глава X
- •1. О природе музыкального искусства
- •8 Re_ con_ci -li - a - vit pec _ ca -to _ res. 4. Die no _ bis Ma-dux VI-tae mor_tu _ us re-gnat VI _ vus. 6. An_ge _ li _ cos
- •8 Ri _ a, quid VI _ di _ sti in VI _ a? 5. Se _ pul _ crum
- •8 Chri_ sti VI _ ven tis, et glo _ ri _ am VI _ di re_
- •2. Исполнительская интерпретация музыкального произведения
- •3. Произведение — слушатель: диалоги
- •Глава XI
- •6. Работа с письменными источниками.
са, который поначалу был богом плодородия и лишь позже стал покровителем виноградарства и виноделия. Эти праздники — «Великие Дионисии» — обычно справлялись в марте, когда вся природа после зимней «смерти» пробуждалась к новой жизни. Именно тогда и происходило «возвращение» на землю Диониса. Во время такого ритуального праздника Диониса изображал жрец с головой, увитой плющом, и чашей вина в руке. Его свиту составляли ряженые, одетые в козлиные шкуры, с рогами на голове изображавшие сатиров, козлоногих спутников Диониса, символизирующих производительные силы земли. Праздничное действо метафорически изображало ход природного цикла: «смерть» (осень — зима) и «воскрешение» (весна — лето). Поэтому обязательным элементом праздника являлось жертвоприношение козла — метафора ритуальной «смерти бога». Во время жертвоприношения сатиры пели серьезную и торжественную песнь. Отсюда произошло название древнейшего драматургического жанра «трагедия», что дословно по-гречески означает «песнь козлов» («трагос» — козел, «оде» — песнь). После «смерти бога» следовало его ритуальное «воскрешение», и жрец символизировавший живого Диониса, шествовал в окружении веселящейся толпы. Слово «комедия», возникшее одновременно с «трагедией», также состоит из двух частей: «комос» означает «шествие бражников» и уже знакомое слово «оде» — песнь. Отсюда различное по смыслу содержание трагедии и комедии.
Постепенно ритуальные игры, связанные с идеей смерти и воскрешения, страдания и радости, стали обретать в сознании людей более глубокий человеческий смысл. Идея природного цикла и естественного воспроизведения жизни уходила в архиаическое прошлое, а на ее месте возникали проблемы, связанные со сложными перипетиями человеческой судьбы, нравственные аспекты проблемы страдания и смерти. Сами игры с городских и сельских улиц переместились в специально построенные для обрядовых празднеств помещения — «театры». Само слово «театр» происходит от древнегреческого «теа-трон» — места для зрителей. Эти места располагались в виде амфитеатра (поделенного пополам цирка) и спускались к утрамбованной круглой площадке — орхестре. В центре площадки, как напоминание о ритуальном значении зрелища, помещался жертвенник Дионису. Именно на эту площадку с двух сторон по проходам — «пародам» выступал хор. Роль хора в древнегреческом театре была огромной, без него не проходило ни одно театральное представление. С одной стороны, он напоминал о происхождении театра из коллективных, народных действ, с другой — уже непосредственно в самом театральном представлении как бы выражал общественное мнение по поводу происходящего на сцене. В нем звучал голос народного здравого смысла, то поддерживавшего героя в его поступках, то осуждавшего за ошибки.
Глава XI
ТЕАТР КАК ВИД ИСКУССТВА
Театр! Что приходит на память при этом слове? Приятный досуг, культурный отдых, тема для интеллектуального общения образованных людей. Для большинства из нас театр — это прежде всего развлечение. Но на протяжении всех веков своего существования театр был не только интересным зрелищем или развлечением, он всегда пробуждал размышления о жизни, о проблемах сегодняшнего дня. Театр — это прямой диалог сцены с современниками, обращение к их душам, сердцам, разуму. В театре всегда происходит живое и непосредственное взаимодействие сцены и зрительного зала. Сам принцип этого взаимодействия и определяет особый язык театра как вида искусства. Картина, статуя, литературное, музыкальное произведение могут существовать отдельно, «ожидая» до поры до времени своего читателя, слушателя, ценителя. Спектакль не может жить вне непосредственного его восприятия. Он существует только в одном времени — настоящем и только для тех, кто его смотрит. Искусство театра — это искусство художественного взаиморезонанса: сцена живет реакцией зрительного зала, а зал, в свою очередь, эмоционально «заряжается» от сцены энергией.
Свое происхождение театр ведет от древнейших ритуальных и обрядовых действ, когда в иносказательной, условной форме выражалось некое переживание предстоящего события, происходило игровое осмысление его, и, соответственно, возникала своеобразная метафора действия. Поэтому театр — это прежде всего игра, но игра не бессмысленная, а игра как условное создание какой-либо возможной ситуации, важной и значимой для человека. Игра и условность — это начало театра, то что лежало в основе эмоциональных взаимоотношений всех участников коллективного обрядового действа. Шаманы, жрецы, вожди племен использовали обрядовые предметы, помогавшие создать атмосферу условности и игровой метафоры: маски, одежду, различные предметы культа, все то, что на современном театральном языке называется словом бутафория.
История европейского театра, язык которого нам сейчас близок и понятен, также начиналась с ритуальных празднеств. В архаические времена в древней Греции люди справляли праздники в честь Диони-530


теров, идей, мнений. Это взаимодействие обусловливало развитие исходной сценической ситуации, она утратила свою статичность, как в оратории, обрела внутреннее движение, драматизм, конфликтность. Собственно, само слово «драма», которое является основой театрального представления и означает в переводе с древнегреческого «действие».
Театр — это искусство действия, искусство динамичное, творящееся на наших глазах, зримо раскрывающее грани постепенного постижения человеком тех или иных жизненных проблем. Именно поэтому театр называют искусством «зрелищным», обращенным прежде всего к нашему зрительному восприятию. Но в отличие от скульптуры или живописи, также воспринимаемых зрительно, искусство театра основано на принципах не статических, а динамических; само театральное действие диктует необходимость постоянной трансформации каждой сценической ситуации. Именно своей действенной природой и определяется специфика всех средств художественной выразительности театрального языка.
Творцом театрального искусства является актер. Именно он задает движение всему театральному представлению. Жизнь актера на сцене, его пластические и психологические трансформации, его сценическая игра составляют основу того действия, которое является сутью театрального искусства. Как уже отмечалось, сценическая реальность — это ситуация условная и игровая. Для создания театральной условности необходим целый комплекс аудио и видео средств: грим, костюмы, декорации, бутафория, освещение, музыка, фоновые шумы и т. д. Поэтому театр — это искусство синтетическое по своей природе, и этот синтез складывается из всех элементов театрально-декорационного, актерского и постановочного искусства. Именно он и определяет художественную целостность театрального произведения, которое называется спектакль.
На протяжении веков художественные составляющие спектакля претерпевали значительные изменения, и вместе с ними менялось само понимание, смысл и содержание театрального искусства.
Древнегреческий театр был центром не только культурной, но и общественной жизни граждан. Во время Великих Дионисий текущие дела приостанавливались, чтобы все свободное мужское население города могло присутствовать на представлениях. Они продолжались в течение трех дней с утра и до вечера и имели форму театральных состязаний. В состязаниях участвовали три драматурга, каждый из которых представлял на суд зрителей свою трагическую трилогию и одну комедию. Драматург-победитель награждался лавровым венком. В театр зрители приходили одетыми по-праздничному, понимая всю значительность события, участниками которого они становились. Все связанное с театральной жизнью было для греков чрезвычайно важным, а сами актеры пользовались огромным почетом и уважением.
533
В хоре обычно было 12—15 человек, но он говорил о себе в первом лице, подчеркивая тем самым свое единство и монолитность. Участники хора назывались хоревтами, а предводитель хора — корифеем. Корифей в древнегреческом театре выбирался из числа лучших граждан с абсолютно незапятнанной репутацией, поэтому быть корифеем считалось большой честью.
Позади орхестры строилось небольшое деревянное или каменное сооружение — «скена» (от др. греч. cjKTivrj — палатка), служившая актерам для переодевания. Перед фасадом скены выступала площадка с колоннадой — «проскений». Именно на проскении играли актеры в древнегреческом театре. Справа и слева к скене примыкали два боковых строения — «параскении», которые служили местом для хранения театрального имущества.
Поначалу театральные представления имели характер своеобразных ораторий. Актер, чья роль напоминала функции жреца во время обрядовых действ, произносил свой монолог, а хор —голос народной толпы — вступал с ним в диалог. Временем рождения собственно театра считается V век до н. э. Именно тогда великий античный драматург Эсхил (525—456 до н. э.), по праву называющийся «отцом древнегреческой трагедии», предложил театральное нововведение, которое на первый взгляд могло показаться не столь существенным. Но оно дало начало развитию именно театрального действия: Эсхил ввел в представление второго актера. Вот тогда между двумя актерами и завязалось сценическое взаимодействие, основанное на разнице харак-
532

В целом театральное искусство в Риме не получило большого pa i вития и было постепенно вытеснено цирковыми и гладиаторскими представлениями.
В эпоху Средневековья зрелищные искусства развиваются по двум направлениям. С одной стороны, возникали народные представления, исполнявшиеся гистрионами (в России их называли скоморохами). Они выступали на ярмарках, на улицах, на площадях, веселя людей своими незатейливыми шутками, пением, плясками, игрой на народных музыкальных инструментах. Другой формой театрального искусства были церковные действа, разыгрывавшиеся во время литургического богослужения. Постепенно в литургическую драму входили элементы светского характера, библейские сюжеты тесно переплетались с тематикой повседневной жизни, само действие выходило из церкви на паперть, а затем и на улицы, площади средневекового города. На основе церковной драмы возникли четыре основные формы средневековых театральных представлений.
Миракль (чудо) — представление, повествующее о сложных перипетиях человеческой жизни, о трагических обстоятельствах, в которых может оказаться человек, и утверждающее, что в решающий момент жизни помощь приходит свыше, и что небесные силы спасают человека от гибели.
Мистерия (служба, обряд) — представление, возникшее из городских процессий в честь религиозных праздников. Мистериальные городские действа вовлекали сотни участников и отличались масштабностью постановки. В основе мистериальных композиций лежали библейские сюжеты, взятые из Ветхого и Нового Завета. Разыгрывание мистерий становилось своего рода «зримым» чтением Библии, буквальным, наглядным воплощением библейских текстов. Именно поэтому при постановке мистерии было весьма важно показать «правдоподобие» и абсолютную «натуральность» всего происходящего. Эта наглядность и конкретность имела огромное значение для сознания средневекового горожанина. Часто не умевший читать, он получал во время мистериальных представлений образное знание смысла и содержания библейских текстов. Эмоциональное воздействие от этих «образных прочтений» было огромным и оставалось в памяти человека на всю жизнь. Таким образом, средневековый мистери-альный театр был средством и воспитания, и образования, и одновременно развлечения.
Моралите (нравственное наставление) — аллегорическое представление нравоучительного характера, призванное наглядно объяснить, «что такое "хорошо" и что такое "плохо"». Вот как описывает содержание французского моралите «Благоразумный и Неразумный» крупнейший историк зарубежного театра Г.Н. Бояджиев. «Первый персонаж доверяется Разуму, а второй берет себе в товарищи Непо-
Игра актеров в древнегреческом театре имела свои особенности. Прежде всего актером мог быть только мужчина. Число актеров, занятых в представлении, никогда не превышало трех человек. Третьего актера в древнегреческий театр ввел второй великий античный драматург — Софокл, но это уже не имело решающего значения для развития драматургического действия. Из-за ограниченного числа актеров одному и тому же исполнителю приходилось играть несколько ролей, в том числе и женских. Для того чтобы изменить свой образ, актеры пользовались масками. Маски в древнегреческом театре выполняли двоякую функцию. Во-первых, они укрупняли черты лица, обрисовывая возраст, пол и характер персонажа. Маску было хорошо видно зрителям, сидевшим на задних рядах. Во-вторых, рот маски служил своеобразным рупором, усиливавшим голос актера, чтобы он мог быть услышан во всем театре. Во время представлений актеры играли в котурнах — особых сандалиях на очень толстых подошвах, увеличивавших рост.
Основными средствами выразительности древнегреческого актера были жест и голос. Причем актеры должны были не просто говорить, а звучно декламировать драматургический текст, так какдрев-негреческая трагедия имела поэтическую форму. Кроме того, актер владел и вокальным мастерством, так как в наиболее патетических местах трагедии предполагалось исполнение вокальных партий. Таким образом, в древнегреческом театре были заложены основы театрального искусства и актерской игры.
По-иному развивался театр в древнем Риме. Там он не имел столь важного общественного значения, как в Греции. И, хотя театральные представления тоже были приурочены к различным государственным и религиозным праздникам (Римские игры — в сентябре в честь Юпитера, июльские игры — в честь Аполлона), они не носили торжественного и общенародного характера. Римский театр был именно местом развлечения преимущественно городского плебса, и поэтому театральные представления зачастую соединялись с гладиаторскими сражениями и кулачными боями.
Само искусство театра в древнем Риме не считалось высоким идо-стойным истинного уважения, актерами были не самые уважаемые граждане, а наоборот, рабы или вольноотпущенники. Само слово «актер» в переводе с латинского означает «действующий», что равносильно выражению «развлекающий жестами». Поэтому к актеру относились как к клоуну или фигляру. Хор, придававший древнегреческому театру торжественность и значительность, в римском театре отсутствовал. В то же время в римском театре сохранились маски и котурны. 534

слушание. На пути к Блаженству Благоразумный встречается с Милостыней, Постом, Молитвой, Целомудрием, Воздержанием, Послушанием, Прилежанием, Терпением. Зато Неразумного сопровождают такие недобрые спутники, как Бедность, Отчаяние, Кража и Дурной Конец. Первый аллегорический спутник завершает свою жизнь в раю, второй — в аду» (Бояджиев Г.Н. Театр средних веков//Исто-рия зарубежного театра. Ч. I. Театр Западной Европы от Античности до Просвещения. М., 1981. С. 92).
Фарс(«начинка») — комические сценки, первоначально существовавшие в составе мистерии, чем и объясняется название этого театрального представления. С другой стороны, зрелищные формы фарса связаны с традициями народных, ярмарочных представлений, исполнявшихся гистрионами и скоморохами. Именно поэтому фарсовый смех по своему характеру грубый, откровенный, вызывающий, порой вульгарный и жестокий. Задача фарса резко высмеять те или иные черты человеческого характера, представив их в гротескном, нелепом виде. Элементы фарса как народного комедийного зрелища были впоследствии использованы в итальянской народной комедии дель арте и вслед за тем в «высокой» комедии великого Мольера.
Средневековые представления, разыгрывавшиеся на улицах и площадях, не требовали специальных театральных помещений. В эпоху Возрождения, в связи с утверждением светской культуры и пониманием огромной значимости искусства в человеческой жизни, театр вступает в новый период своего развития. Именно в это время начинают строиться театральные здания, где по-особому планируются пространство сцены и места для зрителей, а к оформлению спектаклей привлекаются художники. В эпоху Возрождения закладываются основы театрально-декорационного искусства, которое становится важнейшей составной частью целостного театрального представления. Первое театральное здание появилось в 1528 году в Италии, и при его планировке создатели ориентировались прежде всего на античные образцы. Но в отличие от древнегреческого, итальянский театр планировался в закрытом прямоугольном помещении. Поначалу места для зрителей располагались по типу амфитеатра, в средней части зала располагалась полукруглая орхестра, за которой находился просцениум, предназначенный для игры актеров. Позади просцениума находилась сцена, которая, каки в древнегреческом театре, служила местом для декораций. Постепенно изменялись и конструкция сцены, и места для зрителей. Амфитеатр сменился ровными рядами, появился тип ярусного зрительного зала с многоэтажным расположением лож и балконов. В свою очередь, пространство для игры актеров раздвинулось, так как декорации стали писать на холсте, натянутом на раму. Усложнилась и сценическая техника: закрытые театральные по-536
мещения потребовали особого освещения, а зрелищная сторона постановок привела к поиску новых технических возможностей сцены.
В России первый придворный театр был учрежден в 1672 году в Москве при дворе царя Алексея Михайловича. Но истинное рождение русского профессионального театра произошло в середине XVII века, когда ярославский актер Федор Волков собрал свою труппу и начал выступать с нею перед зрителями. В 1756 году Волкова и его актеров официальные власти пригласили в Санкт-Петербург, чтобы учредить здесь столичный театр.
Тогда же в середине XVIII века при Московском университете был основан публичный театр. Именно с этого времени в России начинает развиваться своя театральная культура. На протяжении XIX века театральные труппы, в основном, складывались в антрепризы, временные соединения актеров, управляемых театральным директором — антрепренером, который не занимался никакой художественной работой, а только руководил финансовой частью. Государственных театров с постоянно действующей труппой было немного: московский Малый театр, петербургские Александрийский и Мари-инский театры и др. Эти театры сыграли выдающуюся роль в истории культуры России, воспитав целую плеяду блестящих русских актеров. Именно актерский театр, где актеры руководили и художественной, и постановочной стороной спектакля, был основным для XIX века.
В 1897 году в Москве произошла встреча драматурга и театрального педагога В.И. Немировича-Данченко и актера КС. Станиславского. Эта встреча положила начало новому театру — Московскому Художественному. Именно МХТ стал первым в России режиссерским театром, где все было подчинено не индивидуальному актерскому самовыражению, а идее целостного спектакля, с обязательной соразмерностью всех его художественных составляющих. Сама же актерская игра отныне должна была подчиняться принципу ансамбля, психологическому взаимодействию на сцене всех актеров, объединенных решением общей художественной задачи.
Современный театр в своей архитектурной планировке не очень сильно изменился по сравнению с традиционным и в основном наследует принципы, разработанные итальянскими архитекторами. И хотя театр XX века знает множество различных типов сцен (см.: База-нов В.В. Сцена XX века. Л., 1990), в основных своих конструктивных элементах театральное пространство организуется по общей модели.
Как известно, театральное помещение включает в себя прежде всего сцену и зрительный зал. Места в зрительном зале, располагающиеся ровными рядами, называются партер. При ярусной организации зрительного зала места партера окружены ложами бельэтажа. Над ними располагаются ложи J, И и Л1 ярусов. В этом случае сцена возвышается над уровнем зрительного зала. При расположении зри-




Отправляясь в театр, мы прежде всего смотрим на название пьесы, указанной на афише. С выбора пьесы для постановки начинается и работа над спектаклем. Но театральная пьеса, основа спектакля — это произведение литературное, существующее на страницах книги. Для того чтобы она «ожила» на сцене, стала реальностью сегодняшнего дня и нашла эмоциональный отклик у зрителя, она должна быть воспринята современным человеком. Как мы помним, искусство театра основывается всегда на прямом общении сцены и зрительного зала. Живой театр не может быть литературным музеем, поэтому пьесы Шекспира и Мольера, Островского и Чехова, написанные в прошлом, в театре живут только в настоящем времени. То, что происходит на сцене, происходит всегда «сейчас», на наших глазах, и это главный закон театра. Только став психологическими «соучастниками» сценических событий, мы можем сопереживать тому, что видим на сцене.
Вот здесь и начинается первый этап работы над спектаклем — режиссерское прочтение пьесы. Режиссер не просто читает литературный текст, он читает его по-своему, видя его «объемно», конкретно, «оживляя» перед своим мысленным взором драматургические персонажи, представляя себе их внешний вид, походку, манеры, интонации. В то же время, читая текст, режиссер по-своему видит проблемы и смысл драматургического произведения, акцентируя то, что важно и понятно современному человеку и «затушевывая» то, что потеряло во времени свою актуальность. Часто режиссерское прочтение пьесы бывает неожиданным, нетрадиционным для зрителя, у которого уже до прихода в театр сложилось свое представление о том, каким «должен быть» «настоящий» Гамлет, или Чацкий, или Лариса Огуда-лова. И тогда неискушенный зритель заявляет после спектакля, что тот или иной сценический персонаж «не похож» на написанного Шекспиром, или Грибоедовым, или Островским. Но такой зритель забывает, что и Гамлет, и Чацкий не были реальными людьми и не оставили своих портретов. Это художественные образы, жившие только в сознании создавших их драматургов. А образ художественный всегда многомерен и допускает разные способы своего сценического воплощения. Каким мы представляем себе Евгения Онегина? Кареглазым или голубоглазым? Шатеном или брюнетом? Высоким и стройным или среднего роста и плотного телосложения? У каждого из нас «свой» Онегин, у режиссера он тоже будет «свой». Разница заключается лишь в том, что наш личный образ значим только для нас самих. Режиссер же пытается выявить в образе то главное, существенное, что, с его точки зрения, выражает современную суть героя.
Если драматург — это автор пьесы, то режиссер — это авторспектакля. Поэтому он воспринимает сам литературный текст с точкизрения зрелищных, постановочных возможностей. Он мыслит текст35- 539
закулисное помещение
задник 4 план 3 план 2 план
1 план
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
занавес |
|
|
авансцена |
|
ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ |
4 кулиса 3 кулиса 2 кулиса 1 кулиса
тельных мест амфитеатром сцена устраивается по принципу арены и находится внизу.
Сценическое возвышение называется планшет сцены. Открытое пространство сцены условно делится на четыре плана. Четвертый план во всю сцену закрывается задником, за которым располагается закулисное помещение. Справа и слева сцена скрывается драпировками — кулисами. Как правило, количество кулис соответствует количеству планов сцены. Первая часть сцены перед занавесом называется авансцена. Именно в этом пространстве сцены и рождается спектакль.
Сцена отделяется от зрительного зала порталом, или портальной рамой. Проем в этой арке называется зеркалом сцены.
Огромное значение в театре имеет освещение, так как театральный свет является одним из важнейших средств сценической выразительности. Сценическое освещение включает в себя рампу, софиты и бережки. Рампа — это группа осветительных приборов, устанавливаемых перед занавесом на переднем крае планшета во всю ширину зеркала сцены. Рампа дает так называемое «нижнее освещение» спектакля. Софиты укрепляются над сценой и служат для «верхнего освещения». Бережком называется подсвет или переносная рампа, служащая для локального освещения. 538




жая себя при помощи грима. Актер в роли сосуществует как «Я» и «не Я», в нем как бы соединяются две жизни одновременно. Это сценическое раздвоение «Я» на два, и в то же время синтез «двух Я» в одном и составляют специфику актерской профессии.
Сценическое существование актера основано на особых правилах сценического поведения. В воображаемых обстоятельствах спектакля актеры живут по законам реальной человеческой жизни, основанным на реальных психологических взаимоотношениях персонажей пьесы друг с другом. Сценическое поведение актера должна отличать предельная органичность воображаемой ситуации. Именно поэтому актер на сцене должен уметь не просто произносить «с выражением» слова своей роли, а внутренне «проживать» сценическую ситуацию. Поэтому важнейшим принципом актерской игры является психологическое вживание в образ. На это особо обращал внимание КС. Станиславский: «Соображайте — это очень важное требование: уметь думать на сцене в роли». Вживание начинается уже с момента первой читки пьесы, когда актер погружается в ее художественный мир, размышляет о специфике своих отношений с другими персонажами, представляет себе всю совокупность жизненных обстоятельств героя, сложившихся задолго до начала сценического действия. Именно тогда в спектакле и появляется уже сложившийся к моменту начала сценического действия реальный человеческий характер, убеждающий логикой и естественностью своего поведения.
Главный принцип актерской игры — это воссоздание логики внутреннего действия персонажа. Ибо сам произносимый актером на сцене текст должен стать отражением внутренних процессов, происходящих с героем. Понять, выстроить и раскрыть логику и органичность внутреннего действия во внешнем рисунке роли и есть задача актера. В этом раскрывается смысл слов КС. Станиславского о необходимости «думать на сцене в роли».
Всю совокупность и сложность этих внутренних процессов актер с помощью режиссера воссоздает своим творческим воображением. Именно поэтому сценическое воображение является обязательным условием актерской техники. Для того чтобы воссоздать логику поведения конкретного персонажа, актер должен уметь хорошо представлять себе его внутреннюю жизнь. При этом воображение актера должно быть основано на внимательном и пристальном наблюдении над жизнью. Поэтому одним из важнейших факторов актерской техники является профессиональное внимание, которое помогает ему точно воспроизводить тончайшие нюансы поведения человека, его психологическую реакцию на те или иные обстоятельства. Только так и можно выстроить на сцене реальное общение персонажей друг с
541
пластически, видя его в пространстве сцены. Для режиссера литературное слово всегда обретает материальную конкретность.
После режиссерского прочтения и выбора пьесы для постановки начинается непосредственная работа над спектаклем. Самый первый этап работы — это коллективная читка пьесы режиссером и актерами за столом. В это время происходит обмен мнениями по поводу смысла и содержания пьесы, характеров персонажей, особенностей их взаимоотношений, а самое главное — определяется основная цель будущего спектакля и ключевые события в его развитии.
Затем начинаются репетиции, в ходе которых идут поиски мизансцен, т. е. наиболее логичного и содержательно оправданного расположения актеров и сценических предметов в конкретных эпизодах спектакля. Именно во время репетиций складывается глубокое психологическое взаимодействие персонажей, живущих в особой «сценической реальности» пьесы. Когда спектакль в целом готов, он отрабатывается на прогонах, т. е. на постановках без зрителей. Завершается работа над спектаклем генеральной репетицией, игрой в заполненном зрительном зале накануне премьеры, чтобы уточнить психологические аспекты взаимодействия сцены и зрительской аудитории.
В пластическом воплощении на сцене литературного текста главным помощником режиссера является художник. Именно он создает окончательный зримый образ спектакля. Он сводит воедино декорации, костюмы, грим, бутафорию, световую окраску, создавая органическое целое всех художественных составляющих сценического действия.
Воплощение драматургического текста сценическими средствами может быть жизненно правдоподобным и психологически точным, а может быть иносказательным и условным. В первом случае литературная основа спектакля является первостепенной для решения идейно-художественных задач, поставленных режиссером. Во втором — главным средством художественной выразительности становится сценическая метафора, когда в условно-иносказательной форме раскрывается суть идейного содержания спектакля.
В истории русского театра эти две грани режиссерского искусства наиболее ярко воплотили два великих режиссера. Создателем школы психологического направления был КС. Станиславский. Принципы сценической условности в театре развивал В.Э. Мейерхольд.
Режиссер в театре — это «мозг» спектакля. «Душой» спектакля является актер. Через его игру раскрывается содержание и смысл происходящего. Особенностью актерского искусства в отличие от всех других является то, что актер творит «художественное произведение» из самого себя своим голосом, мимикой, пластикой, преобра-540
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
другом, так возникает слаженность актерской игры, так возникает ощущение правды происходящего на наших глазах.
Все эти особенности актерской техники и ведут к конечному художественному результату: перевоплощению актера в образ. Основой перевоплощения является умение актера выстроить на сцене последовательное психологическое действие. Это действие возникает с помощью жеста, слова и паузы. Пауза никогда не должна быть просто молчанием актера в роли. Речевая пауза наполнена внутренним содержанием, она выражает безмолвную реакцию на происходящее на сцене. Пауза всегда действенна, ибо в это время герой, которого играет актер, внутренне проживает какую-то особую ситуацию. В этом смысле весьма характерно наставление К-С. Станиславского актерам: «Да не будет слово твое пусто, и молчание бессловесно».
«Пустое» слово — это слово, произнесенное формально, чисто информативно. Любой актер знает, что различная нюансировка голосовых интонаций может придавать одним и тем же словам и фразам различные смысл и выражение. Для каждой роли существует своя интонационная партитура, определяемая темпом и тембром речи, модуляциями голоса. Слово должно передавать реальный процесс развития мысли в сознании конкретного персонажа. Для этого актер и должен овладеть мыслями образа, жить и мыслить в образе.
Помимо жеста, слова и паузы актер создает образ, используя чисто визуальные средства выразительности: костюм и грим. Грим помогает раскрыть не только внешние, но и внутренние особенности сценического персонажа. Очень точно определил значение грима для создания сценического образа выдающийся русский актер Николай Черкасов. Он говорил, что задача грима «выявить и воплотить в зримом образе самое характерное, наиболее типичное для внутренней сущности его персонажа. Внутренний мир героя должен быть естественно и гармонично слит с его внешним обликом. Неосторожное, непродуманное, немотивированное изменение линий лица может столь же непоправимо исказить образ, как и мельчайшее отклонение мысли актера в сторону от тех внутренних переживаний, которые составляют идейное содержание образа» (Черкасов Н.К. Записки советского актера. М., 1953).
Именно с помощью грима один и тот же актер может создать на сцене образы абсолютно разных по характеру, возрасту, национальности, общественному положению людей. Грим не только определяет черты лица персонажа и его мимику, но и сами его жесты, походку, ритм движений, весь пластический рисунок его поведения. Так из многих художественных деталей складывается неповторимое произведение театрального искусства, название которому «спектакль». 542
1. Назовите главные особенности искусства театра, отличающие его от других
видов искусства.
Почему театр называют зрелищным видом искусства?
Как возник театр?
В чем заключаются особенности древнегреческого театра?
Какие основные формы имели театральные представления в эпоху Средневековья?
Объясните устройство современного театра.
Как создается современный спектакль?
Как вы понимаете, что такое «режиссерское прочтение спектакля»? Приведите примеры наиболее запомнившихся вам режиссерских прочтений.
В чем заключаются главные особенности искусства актера? Назовите ваших любимых актеров и объясните, почему они вам нравятся.
10. Назовите ваш любимый современный театр и объясните, в чем заключаетсяего художественное своеобразие?

Честно говоря, не до конца преодолели авторы и многолетнюю привычку обращаться к «своим» студентам-заочникам — будущим педагогам — короче говоря, к профессионалам. Потому читатели иного круга — первокурсники иных вузов, старшеклассники будут порой чувствовать себя не столько собеседниками, сколько свидетелями беседы профессионалов. Но кто не знает, как само такое присутствие интересно и поучительно!
И последнее, о чем не сказать было бы неправильно. Самым сложным для всех нас был заданный изначально отход от информативности вводного курса, переключение на проблему сотворческого восприятия реалий искусства. Закончив книгу и поставив последнюю точку, мы, наверное, увидим новые пути и возможности решения многих нелегких задач, которые остались за пределами этой книги или получили здесь, скажем мягко, не самое оптимальное решение. Но нет предела совершенству и нет окончательного, на все времена знания, тем более в нашем бесконечно изменяющемся мире. Поэтому авторы и в первую очередь научный редактор готовы выслушать замечания и предложения по усовершенствованию и переработке издания, необходимость которого засвидетельствовали первые читатели нашей рукописи — первокурсники факультета изобразительного искусства Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена в Петербурге.
Заключение
(от научного редактора)
Итак, вы прочли — и, надеюсь, внимательно — все главы, которые мы для вас написали. Конечно, ни один автор не надеется на то, что вы запомнили и усвоили весь объем данной информации. Более того, мы не хотели бы, чтобы хоть кто-то из вас вызубрил определения и воспринял некритически те положения, которые мы так старательно формулировали. Мы, однако, надеемся, что вы воспользуетесь важнейшими из наших советов и хоть поначалу робко, ощупью, но не забывая тонкой путеводной ниточки, которую мы для вас спряли, и с полным доверием к своему сердцу, к своему видению и пониманию найдете единственно верный, для каждого из нас свой путь к искусству, услышите свое собственное звучание каждого произведения.
И при этом каждому окажется близким что-то свое, потому что любовь ко всему искусству без приверженности к его конкретным реалиям — такая же фикция, как любовь, например, ко всему человечеству без нежности к его отдельным представителям.
В нашей книге мы старались быть предельно искренними, и потому, как вы, вероятно, заметили, автор практически каждой главы говорил о «своем» искусстве как о самом-самом. И это не просто выражение любви. Каждый из нас словно бы стоял на вершине своей горы — и от этого каждый видел один и тот же мир искусства по-особому. Например, во всех главах, даже посвященных театру и музыке, упоминается живопись, но ее восприятие даже в них существенно различно.
Предложенные вам главы содержат большое количество примеров — ведь мы хотели, чтобы вы нас поняли как можно лучше. Но и выбор примеров характеризует пристрастия автора, немало говорит о нем, и порой раскрывает характер пишущего гораздо лучше, чем ему самому, может быть, и хотелось бы. Но это тоже закон — всякий сотворенный личностью предмет — произведение (картина, рисунок, текст и пр.) несет на себе явный отпечаток этой личности. И редакторы не стали добиваться полного единообразия, хотя порой и договаривались между собой: поскольку, например, во введении широко использовался материал русской живописи, глава, посвященная этому виду искусства, построена на материале живописи зарубежной. 544